updated 30 September 2013
© archives Sikorski

Galina Ustvolskaïa

Russian composer born 17 July 1919 in Petrograd; died 22 December 2006 in Saint Petersburg.

To compile a biography, even a short one, of Galina Ivanovna Ustvolskaya (the German transliteration of her name “Ustwolskaja” is widely used, as her editor, Hans Sikorski, is from Hamburg) remains problematic due to a scarcity of reliable information, the absence of translations of relevant texts from Russian, and the laconic nature of the composer herself.

Ustvolskaya was born 17 June 1919, in Petrograd (Petrograd, as it was known from 1914 to 1924, later became Leningrad (1924 to 1991), and finally, Saint-Petersburg). Her father was a lawyer and her mother a primary school teacher. Galina started playing piano at an early age, and went on to take up the cello, as well as studying German. From 1934 to 1937, she studied at the School of Music, and from 1937 to 1948 at the Conservatory in her native town. After being evacuated to Tashkent in August 1941, she was reunited with her mother and sister in the Komi Republic, before returning to Leningrad in 1944 and resuming her composition studies at the conservatory with Maximilien Steinberg and Dimitri Shostakovich. Ustvolskaya felt that the latter was the only person who was able to teach her anything of value; the respect was reciprocal, with Shostakovich stating in a letter to Boris Tichtchenko, dated 17 April, 1970, “I believe that Galina Ustvolskaya’s work will be recognised by those who appreciate true musical art.” Shostakovich went as far as to cite a theme from Ustvolskaya’s Trio in his String Quartet No. 5 and in Suite on Verses of Michelangelo Buonarroti (No. 9). However, the relationship between the two soured shortly after Ustvolskaya became engaged, with Ustvolskaya declaring that she found Shostakovich’s music “depressing,” and later rejecting his influence outright and accusing him of having “crushed her spirit.” A response from Shostakovich may be found in a letter to Isaac Glikmann, dated 26 February 1960: “You can take a philosophical stance on misery, but it still becomes unbearable in the end. I think that neither self deprecation nor glorification is worthy of an artist.”

Upon her induction to the Composers’ Union in 1947, Ustvolskaya became a Professor of Composition at the Rimski-Korsakov Conservatory Music School in Leningrad, a position she retained until 1975, despite her limited aptitude for pedagogy. Notably, Boris Tichtchenko was one of her students.

Throughout the 1950s, Ustvolskaya composed in the Socialist Realist style, which was the norm in the milieu in which she lived. Numerous publications sanctioned by the regime praised her creativity, the quality of her melodies, her mastery of form, and her knowledge of orchestration and classical Russian traditions. However, manuscripts of her film scores contain the comment “for money,” and Ustvolskaya would later destroy or withdraw from her catalogue a number of works from this period.

In 1958, a delegation of American musicians visited the USSR as part of a recently inaugurated cultural exchange, where they heard Ustvolskaya’s Sonata for Violin and Piano (1952). Composer Roy Harris, who was among the American delegates, stated publicly that he found the piece to be “kind of ugly.” As noted by Robert Craft in his book Dialogues and a Diary (1963), during a visit to the USSR in 1962, Stravinsky compared the music of Ustvolskaya to that of Béla Bartók, on account of the “awfully sad” quality of its use of descending minor thirds, before, somewhat sardonically, noting that “this was the work of another of Shostakovich’s students.”

After 1961, feeling more and more isolated, distancing herself from institutional and political life in Leningrad (“It is difficult for me to have contact with anyone. I am extremely asocial”) and, most notably, rejecting Socialist Realism, the works of Galina Ustvolskaya were seldom performed. Only one score was conserved by the composerfrom the decade beginning in 1960, the Duo pour violon et piano (1964 - the year in which her friend, composer Youri Balkachine died). Although the views of critics remained favourable, the VAAP (the organisation in charge of musical exchanges with other countries) failed to acknowledge her body of work until 1976. Leading a reclusive life, refusing interviews, and opposing the use of her music in theatrical and dance productions, she came to focus, in what little music she shared publicly (“I do not believe in these composers who write hundreds of works […]. One finds nothing new in such an ocean.”), on “spiritual music,” thereby further marginalising herself from the officially-sanctioned musical aesthetic.

Recognition for Ustvolskaya came late, largely through the efforts of Jürgen Köchel, Director of the Internationale Musikverlage Hans Sikorski, and Dutch musicologist Elmer Schönberger, who discovered Ustvolskaya’s music in Leningrad and undertook to have it published and performed at the major new-music festivals of the West, notably in the Netherlands, where conductor and pianist Reinbert de Leeuw performed several pieces with Ustvolskaya’s resounding approval. Subsequently, her music came to be widely performed in the West (in Amsterdam, Vienna, Bern, Warsaw, Bastad, Paris, etc.), with the composer often in attendance. Galina Ustvolskaya died in Saint Petersburg on 22 December 2006.


© Ircam-Centre Pompidou, 2013

Esseulement

By Laurent Feneyrou

This text is being translated. We thank you for your patience.

Il convient d’abord de passer outre une volonté expresse de Galina Oustvolskaïa, dans une lettre du 17 mai 1988 : « Ceux qui seraient en mesure de juger et d’analyser théoriquement mes œuvres ne devraient s’y adonner qu’en monologue, pour eux-mêmes. Ceux qui ne le peuvent pas doivent se contenter de les écouter : c’est ce qu’il y a encore de mieux ». La vérité de l’œuvre ne tiendrait pas à ses structures, à l’ordre qu’elle instaure, au discours qu’elle suscite et au savoir qu’elle promet, mais s’exprimerait à travers l’écoute, qui reflète, suivant l’enseignement de l’icône, la substance d’une existence spirituelle et s’apparente à ce qu’on peut tenir pour un acte de foi. Ou, en d’autres termes : « Beaucoup de savoir ne donne pas de la sagesse ».

Il convient ensuite de mesurer toujours le sort à réserver aux rares déclarations de Galina Oustvolskaïa (dans deux entretiens à Olga Gladkova et dans des lettres à son éditeur, pour l’essentiel 1), que leur tranchant et la clarté de leurs thèses incitent à reproduire sans discernement, voire de manière incantatoire, et qui, de fait, jalonnent presque systématiquement les ouvrages consacrés à sa musique et en fige la réception.

Il convient enfin de pondérer une vision schématique : au temps du stalinisme ou de Brejnev, Galina Oustvolskaïa aurait livré des œuvres réalistes socialistes et conservé dans ses tiroirs des œuvres dites spirituelles, révélées tardivement, après la chute du mur de Berlin. En témoignerait explicitement le choix des textes mis en musique : une poésie populaire russe dans Le Rêve de Stepan Razine (1949), byline fidèle à une idéologie imposant d’emprunter au peuple ses formes artistiques, ou encore, dans la Symphonie n° 1 (1955), en russe, un texte du poète, écrivain et journaliste communiste italien Gianni Rodari décrivant le monde capitaliste, avec ses chômeurs, la peine du travail en usine et les salaires de misère, insuffisants pour se rendre à la kermesse ; dans les trois dernières symphonies, entre 1983 et 1990, toujours en russe, des textes religieux d’un moine allemand du XIe siècle, Hermannus Contractus, paralysé (d’où son nom), et qui ne parlait qu’avec difficulté, mais qui écrivit des traités de mathématique, d’astronomie et de musique, ainsi que des prières et des hymnes à la Vierge. Pourtant, la prudence s’impose, car la division paraît moins nette à l’analyse des partitions (en dépit d’une réorientation certaine au début des années soixante). En outre, le délai est souvent long entre la composition d’une œuvre, sa publication et sa création. Ainsi, la Sonate pour piano n° 1, de 1947, n’est créée qu’en 1974 ; le Trio et l’Octuor, respectivement de 1949 et de 1949-1950, doivent eux attendre un concert du 11 janvier 1968 ; presque vingt ans, encore, séparent la composition et la première des Sonates pour piano n° 2etn° 3. « Je n’écris que lorsque je me sens en état de grâce. Je laisse ensuite la composition reposer tout un temps. Lorsque son heure est venue, je la révèle. Si son heure ne vient pas, je la détruis. Je n’accepte pas de commande. Tout le processus de composition est accompli dans mon esprit et dans mon âme », écrit Galina Oustvolskaïa, dans une lettre du 4 février 1990. Il en résulte un brouillage de la chronologie, sinon une suspension de l’histoire, dont n’est conservée que l’essence des sentiments et des sensations qu’elle engendre ou qui la traversent, ainsi qu’une dimension existentielle de la composition, engageant entièrement, comme l’explique une lettre du 22 octobre 1989, l’artiste dans chacune de ses œuvres. Ou : « Je m’écris moi-même 2 ».

C’est à l’ensemble des conditions exposées ici que nous pouvons tracer un parcours dans l’œuvre de Galina Oustvolskaïa, depuis son premier souvenir musical (une représentation d’Eugène Onéguine de Tchaïkovski qui la fit, dit-elle, fondre en larmes), sa découverte, enthousiaste, des symphonies de Mahler, alors qu’elle étudie au Conservatoire de Leningrad, ou sa douloureuse prise de distance d’avec Chostakovitch, après la guerre, jusqu’à l’idéalisme peu à peu exacerbé, sinon au fanatisme 3, d’un art qui, comme le remarque Boris Tichtchenko, vise « le maximum d’expression en utilisant le minimum de ressources 4 ». Aussi les mentions Espressivo ou Espressivissimo se multiplient-elles dans nombre de partitions.

*

Certes, à l’exception du Le Rêve de Stepan Razine (1949), de la suite Sport (1958), rebaptisée Suite pour orchestre, et des poèmes symphoniques Lumière de la steppe (1958) et L’Exploit du héros (1959), mais sous les titres plus abstraits de Poèmes symphoniques n° 1 et n° 2, les œuvres idéologiquement conformes au canon réaliste socialiste ont été détruites, reniées ou retirées du catalogue. Et par la suite, Galina Oustvolskaïa n’a autorisé la publication que de vingt et une partitions, du Concerto pour piano, orchestre à cordes et timbales (1946), sous l’influence déjà distancée de Chostakovitch, à l’ascétique Symphonie n° 5 « Amen » (1989-1990), d’une densité austère, sans ornement, et pour laquelle il est demandé, dans une lettre du 16 avril 1990, qu’elle soit dirigée non par un chef d’orchestre, mais par un musicien — une fois de plus : le minimum d’attributs externes, d’autorité du dehors, et le maximum d’attributs internes. Ces œuvres semblent toutes porter les stigmates de ce que le compositeur Viktor Sousline appelle le « trou noir » de Leningrad, cet épicentre de la répression stalinienne, meurtri par l’atroce siège nazi. Une souffrance, de laquelle Chostakovitch écrit dans une lettre à Isaac Glickman, en date du 3 novembre 1960 5 : « Hier, j’ai appris la mort de You. A. Balkachine en lisant la lettre de ma sœur, et aujourd’hui, en lisant la tienne […]. Je l’ai peu connu, mais je l’aimais beaucoup pour sa grande culture, sa véritable sensibilité musicale, sa bonté, son grand cœur. Galia [Oustvolskaïa] doit être très affectée par cette perte. Probablement, c’est justement maintenant qu’elle éprouve de l’amour pour lui. De son vivant, elle l’aimait aussi, mais elle n’a pas voulu l’épouser. “Ce n’est pas toi que j’aime, c’est ta souffrance que j’aime”. Il me semble que ce trait de caractère dostoïevskien est celui qui domine dans sa vie. À présent, j’imagine comme c’est dur pour elle. Je crains beaucoup pour son avenir ». Éviter la souffrance, la fuir, serait vivre dans la plus grande des illusions, et sans liberté. Cette souffrance irrigue la littérature et la pensée russes, à la suite de Dostoïevski. Et même si Galina Oustvolskaïa se revendique surtout lectrice de Gogol, citons, à l’aube du XXe siècle, Vassili Rozanov, qui écrivait, dans Esseulement : « La douleur de la vie est infiniment plus puissante que l’intérêt de la vie. C’est pourquoi la religion l’emportera toujours sur la philosophie 6 ». Dans l’œuvre de Galina Oustvolskaïa, à l’origine des martyrs de l’histoire, individuels et collectifs, s’élève comme un lointain écho de la clameur de Job qui veut « faire à Dieu des remontrances » (Job, XIII, 3). Que Dieu lui rende ceux qui lui ont été enlevés ! Horrifiés par ces mots, convaincus que l’on ne peut parler à Dieu, ses amis lui répondent : « O toi qui te déchires dans ta fureur, la terre à cause de toi sera-t-elle abandonnée et les rochers quitteront-ils leur place ? » (XVIII, 4). Mais Job maudit ses amis, précisément parce qu’ils sont ses amis et veulent apaiser sa douleur, pour autant qu’ils le puissent. Et s’il est impossible de l’aider, mieux vaut ne pas le consoler.

Dès lors, la musique de Galina Oustvolskaïa exprime, à partir des années soixante-soixante-dix, une intense spiritualité, qu’elle distingue de la religion en tant que culte. Une musique sur des textes religieux, ceux, concentrés, de Hermannus Contractus, mais une musique non liturgique, quand bien même son exécution dans une église rendrait justice, par l’acoustique, et par la symbolique du lieu, à son expression — une lettre du 17 mai 1988 le concède. Et quand bien même Galina Oustvolskaïa ne cesse d’invoquer Dieu, dont la volonté lui dicterait de composer : « Si Dieu me donne l’opportunité de composer, je le fais assurément » (lettre du 4 février 1990). Cette spiritualité, sinon ce mysticisme, ne tient en rien de la théologie, précède la Croix et le dogme, se réclame du sacré, source de fascination et de terreur — c’est pourquoi la guerre, fascinante et terrible, lui appartient aussi — et se manifeste dans la prière : la Symphonie n° 2 (1979) est sous-titrée Vraie et éternelle béatitude, la Troisième (1983), Jésus Messie, sauve-nous, la Quatrième, Prière, la Cinquième (1989-1990), Amen, récite le Notre Père. Éloquemment, les motifs brefs des Compositions n° 1 et n° 2 (1970-1971 et 1972-1973) présentent le premier six notes, le second quatre notes, correspondant à la prononciation muette, silencieuse, intérieure, des syllabes du Dona nobis pacem et du Dies irae de leur sous-titre respectif. Et la fascination pour les extrêmes semble traduire, en soi, l’intervalle entre l’homme et Dieu : rythmes outrés, longs et courts, dès le Concerto pour piano, orchestre à cordes et timbales (1946), registres suraigus et profonds, dès le Duo pour violon et piano (1964), dynamiques à peine audibles ou criardes, de pppp à ffffff — un éventail de nuances qui ne se limite pas à un éventail de dynamiques, mais ouvre autant de mondes. Entre la ligne d’un contrepoint modal et son épaississement dans le cluster, son débordement dans une sorte de buvard chromatique, s’ouvrent des abîmes analogues. Et entre l’énergie radicale et le statisme le plus absolu — le repos de la fin de la Sonate pour piano n° 4 (1957) —, la musique adopte un mouvement essentiel de la dialectique du sacré : l’altération du pur et son avilissement dans l’impur, qui devient par un singulier renversement, instrument de notre purification. Dans la Composition n° 2 et dans la Symphonie n° 5, la percussion d’un cube de bois, tout comme, ailleurs, le poing, la paume ou le bras du pianiste, voire ses os dont il est précisé que le contact sur le clavier doit être audible en tant que tel, veulent briser les murs de la raison, mais savent que les coups, aussi violents soient-ils, n’en viendront jamais à bout. « On entend dans cette musique les pas pesants du Temps et la respiration angoissante de l’Éternité 7 ». À propos de l’Octuor pour deux hautbois, quatre violons, timbales et piano (1949-1950), Galina Oustvolskaïa s’exclame : « Ce sont les frappements qu’il faut jouer, pas les notes ! ». Et le Grand Duo pour violoncelle et piano (1959) doit être interprété « avec une énergie extrême et une grande force ». Le moment du canon et celui du choral, comme dans les quatrième et neuvième mouvements de la Sonate pour piano n° 5 (1986), ou dans les quatre accords, pianissimo, sur lesquels s’achève la Composition n° 2, attestent aussi, dans le sillage de Bach, la force de l’âme humaine. Le sacré s’immisce donc dans la musique sous la forme du pathos et de l’excès : issu des clusters, des dynamiques, des accentuations et des rythmes paroxystiques, un sentiment de chaos domine et culmine dans la férocité dionysiaque de la Sonate pour piano n° 6 (1988). Mais la spiritualité sauve de l’arbitraire une telle violence : révolte contre les lois éternelles, l’existence chaotique est contenue en Dieu, condamnée par sa vérité, supprimée par sa puissance et transformée par une grâce qui la reconduit librement à l’unité. Celui qui s’abstrairait de cette réalité écouterait, à tort, la musique de Galina Oustvolskaïa comme l’exaspération, la crispation des utopies gymnastiques et mécanistes, voire futuristes, qui parcourent l’art russe depuis leurs déclinaisons maïakovskiennes et meyerholdiennes. Ce serait ignorer la dimension spirituelle.

Illustrons ces thèses par quelques remarques sur les trois Compositions, pour piccolo, tuba et piano (n° 1), contrebasses, percussion et piano (n° 2), flûtes, bassons et piano (n° 3), qui constituent un moment-clef dans l’œuvre de Galina Outvolskaïa, avant les trois dernières symphonies, dont elles établissent le modèle, et avant les deux dernières sonates pour piano. Espace ternaire de l’instrumentation : le chiffre 3 dénote-t-il la Trinité, principe, origine et source de vie, manifestation indivisible de trois essences, ou de trois hypostases, pour emprunter au vocabulaire de l’orthodoxie ? Dans la Composition n° 1, trois instruments donc, rarement réunis, sinon par deux — et trois mouvements. (Mais un autre nombre investit les structures musicales : 10, et sa moitié 5, qui divise l’Octuor (1949-1950) ou le Grand Duo pour violoncelle et piano (1959). Au nombre de dix sont les sections de la Sonate pour piano n° 5, la dixième reprenant la première et induisant l’éternel recommencement de l’œuvre. Dix encore, les sections asymétriques de la Composition n° 2. La musique de Galina Oustvolskaïa oscille principalement entre ces deux nombres, 3 et 10, entre la Trinité et la perfection pythagoricienne, entre « Athènes et Jérusalem », pour reprendre le titre d’un ouvrage de Léon Chestov, dessinant le parcours de la philosophie à la religion). Dona nobis pacem est la dernière prière de la messe : la litanie du premier mouvement de la Composition n° 1 repose entièrement sur un motif initial, exposé au tuba, inscrit dans un intervalle de sixte mineure, et constitué de chromatismes retournés terminant sur un glissando. Ce motif, scandé, est ensuite varié, à travers inversions, épaississements en grappes de sons ou clusters, superpositions de figures dérivées (notamment des broderies chromatiques, en triolet de quadruples croches, dans l’aigu du piccolo), des amplifications, des réductions, des compressions et des scissions. Après un deuxième mouvement, lent, essentiellement confié au grave du tuba, là encore en chromatismes retournés, et aux clusters du piano ou à l’opposition de grappes de sons diatoniques, joués sur les touches noires et sur les touches blanches, le troisième mouvement, interrompu par une courte brusquerie, fffff, Espressivissimo, qui nous remémore brièvement le commencement de l’œuvre, dispose trois harmonies au piano (tierce mineure, quinte et tierce majeure), immobilise le tuba sur un fa dièse grave et emprisonne le piccolo dans un intervalle de quarte diminuée, ou de tierce majeure, renversement de la sixte mineure du motif initial.

Des principes d’écriture analogues se retrouvent dans la Composition n° 2 « Dies irae » (l’orthodoxie a toujours été sensible aux tremblements de l’apocalypse, que celle-ci désigne les ruines d’une tragédie historique ou la trompette du septième ange, la dévastation de bombardements ou la fin du Temps) et dans la Composition n° 3 « Benedictus, qui venit » (1974-1975). Ici comme ailleurs, principalement dans les Sonates, la démesure du piano paraît symphonique. Galina Oustvolskaïa n’a cessé de le dire : sa musique n’est jamais une musique de chambre, catégorie qu’elle récuse et à laquelle elle oppose celle de musique instrumentale : « Aucune de mes œuvres, pas même une sonate pour soliste, n’est de la musique de chambre. Leur contenu exclut le terme “chambre” ». Âpre, l’instrument crie : fffff, voire fffff sf, est une nuance qu’introduisent les quatrième, huitième et dixième sections de la Composition n° 2. Ce cri, vertical, ignore l’autre et ne console pas du pathétique de la liberté par un sentimentalisme ou par la douceur de la pitié. Aucun soliste ne parvient à s’extraire : les huit contrebasses de la Composition n° 2 se divisent parfois en deux quatuors ou en éphémères duos, mais demeurent pour l’essentiel, inexorablement, dans l’unité de leur timbre, en blocs hiératiques, strictement droits ; il en est de même, avec les quatre flûtes et les quatre bassons, dans la Composition n° 3, même si la première flûte s’échappe rythmiquement, dans l’entité initiale, d’une structure chromatique de quatre notes, qu’elle vient néanmoins compléter à distance d’une noire. Le cri, musique de la misère et d’un destin misérablement ressassant —, offense la raison. Authentique, impliquant le créateur entièrement — l’idée d’expérimentation lui est étrangère —, il illustre l’opiniâtre solitude à laquelle tendait Galina Oustvolskaïa, pour qui seuls importaient, selon ses termes, le calme, le silence et la nature. Ou les murs étroits d’un appartement qu’elle ne quittait guère. Une anecdote désormais bien connue et souvent rapportée le confirme : à l’issue d’un concert, ses interprètes, Olga et Josef Rissin, reçurent d’elle une lettre, dans laquelle était écrit ceci : « Je regrette de ne pas être toute puissante, car alors je vous offrirais une île, un vieux château ou un moulin à vent ». De même, la singularité de son œuvre l’éloigne de toute lignée : « Mon œuvre n’a en aucune façon un lien quelconque avec un autre compositeur, quel qu’il soit », revendique une lettre du 17 mai 1988.

*

Un dernier point : dans les trois Compositions – et déjà dans la Sonate pour piano n° 2 (1949) —, il n’y a aucune barre de mesure, sinon pour marquer le passage d’une section à une autre — un renoncement qui entérine l’asymétrie des rythmes. Autrement dit, et comme l’a souligné Boris Tichtchenko, il revient à l’idée, et non à la mesure, de contrôler l’accentuation. C’est la réitération obsessionnelle, assénée, martelée, hypnotique, de cette idée, qu’il s’agisse d’une valeur rythmique, d’une harmonie ou d’une note isolée (à l’instar du ré bémol au centre du clavier dans la Sonate n° 5), qui établit le cadre dans lequel la simplicité du rythme se débat, traduisant un sentiment de liberté en même temps que celui de la nécessité d’un ordre autre, intérieur. Alors le temps de l’œuvre, répétitif, d’une qualité méditative, se fait lent.

Et un envoi : « Ma musique n’est pas simple à comprendre ».

  1. Aussi, pour les références des citations de Galina Oustvolskaïa, nous contentons-nous de renvoyer, pour les entretiens, à Olga Gladkowa, Galina Ustwolskaja. Musik als magische Kraft [1999], Berlin, Ernst Kuhn, coll. « Studia Slavica Musicologica », 2001 ; et pour les lettres, à Viktor Suslin, « The Music of Spiritual Independence: Galina Ustvolskaya », « Ex oriente… ». Ten Composers from the Former USSR, sous la direction de Valeria Tsenova, Berlin, Ernst Kuhn, coll. « Studia Slavica Musicologica », 2002, p. 99-114.
  2. Galina Oustvolskaïa, citée dans Simon Bokman, Variations on the Theme Galina Ustvolskaya, Berlin, Ernst Kuhn, coll. « Studia Slavica Musicologica », 2007, p. 17. Cet ouvrage relate de nombreuses discussions avec la compositrice, autour de son enseignement à l’École professionnelle de musique du Conservatoire de Leningrad.
  3. Ce « fanatisme » s’exprime aussi relativement aux interprètes. Dans une lettre du 5 juillet 1992, malgré sa reconnaissance envers Oleg Malov, Galina Oustvolskaïa s’enthousiasme pour les interprétations de Reinbert de Leeuw et demande qu’il soit seul autorisé à enregistrer sa musique. Ses exécutions « me donnent vie », écrit-elle. Ou encore, dans une autre lettre, du 20 avril 1994 : « Il manifeste une compréhension en profondeur de ma musique et la joue avec une vérité et d’une manière merveilleuse, plus qu’aucun autre musicien ».
  4. Cité dans Viktor Suslin, « The Music of Spiritual Independence: Galina Ustvolskaya », op. cit., p. 100.
  5. Dmitri Chostakovitch, Lettres à un ami. Correspondance avec Isaac Glikman, Paris, Albin Michel, 1994, p. 163.
  6. Vassili Rozanov, Esseulement [1912], suivi de Mortellement, Lausanne, L’Âge d’homme, 1980, p. 37.
  7. A. Sanin, cité dans Frans C. Lemaire, La Musique du xxe siècle en Russie et dans les anciennes Républiques soviétiques, Paris, Fayard, coll. « Les chemins de la musique », 1994, p. 362.

© Ircam-Centre Pompidou, 2013

Catalog sources and details

Le catalogue de Galina Oustvolskaïa compte vingt-cinq œuvres, auxquelles il convient d’ajouter dix autres œuvres détruites, perdues, reniées ou rebaptisées :

  • Quatuor à cordes (1945), partition détruite au milieu des années 1960, création inconnue ;
  • Sonate pour violoncelle et piano (1946), partition détruite au milieu des années 1960, création inconnue ;
  • Sonatine pour violon et piano (1947), édition originale inconnue, création inconnue ;
  • Jeunes Pionniers (1950), suite symphonique, édition originale inconnue, création inconnue ;
  • Sinfonietta (1951), en trois mouvements, sur des thèmes propres et des thèmes populaires, partition détruite au milieu des années 1960, création inconnue ;
  • L’Homme de la haute montagne (1952), poème-cantate pour basse, chœur d’hommes et orchestre, partition probablement détruite, création inconnue ;
  • Aurore sur la patrie (1952), cantate, partition probablement détruite, création inconnue ;
  • Enfants (1955), suite symphonique, édition originale en 1958, création en 1957 ;
  • Chant de louange (1961), pour chœur d’enfants, trompettes, percussion et piano (sur un poème de Sergei Davidov), édition originale en 1974, création inconnue ;
  • Symphonie n° 2(1967), distincte de laSymphonie n° 2 du catalogue officiel, création inconnue, édition originale inconnue.

À ces œuvres s’ajoutent encore cinq musiques des films :

  • République de Mordovie (1951) ;
  • L’Automne de Boldino (1951, perdu ?) ;
  • Musée russe (1954, perdu ?) ;
  • Gogol (1954, perdu ?) ;
  • La Jeune Fille et le Crocodile (1956).

Catalog source(s)

Le catalogue de Galina Oustvolskaïa compte vingt-cinq œuvres, auxquelles il convient d’ajouter dix autres œuvres détruites, perdues, reniées ou rebaptisées :

  • Quatuor à cordes (1945), partition détruite au milieu des années 1960, création inconnue ;
  • Sonate pour violoncelle et piano (1946), partition détruite au milieu des années 1960, création inconnue ;
  • Sonatine pour violon et piano (1947), édition originale inconnue, création inconnue ;
  • Jeunes Pionniers (1950), suite symphonique, édition originale inconnue, création inconnue ;
  • Sinfonietta (1951), en trois mouvements, sur des thèmes propres et des thèmes populaires, partition détruite au milieu des années 1960, création inconnue ;
  • L’Homme de la haute montagne (1952), poème-cantate pour basse, chœur d’hommes et orchestre, partition probablement détruite, création inconnue ;
  • Aurore sur la patrie (1952), cantate, partition probablement détruite, création inconnue ;
  • Enfants (1955), suite symphonique, édition originale en 1958, création en 1957 ;
  • Chant de louange (1961), pour chœur d’enfants, trompettes, percussion et piano (sur un poème de Sergei Davidov), édition originale en 1974, création inconnue ;
  • Symphonie n° 2(1967), distincte de laSymphonie n° 2 du catalogue officiel, création inconnue, édition originale inconnue.

À ces œuvres s’ajoutent encore cinq musiques des films :

  • République de Mordovie (1951) ;
  • L’Automne de Boldino (1951, perdu ?) ;
  • Musée russe (1954, perdu ?) ;
  • Gogol (1954, perdu ?) ;
  • La Jeune Fille et le Crocodile (1956).

Bibliographie

  • MusikTexte. Zeitschrift für Neue Musik, 83 (2000).
  • Musik-Konzepte, 143 (2009),Galina Ustwolskaja.
  • Kurt ANGLET, Detonation des Schweigens. Galina Ustwolskaja zum Gedächtnis, Würzburg, Echter, 2008.
  • Louis BLOIS, « Shostakovich and the Ustvolskaya Connexion: a Textual Investigation », Tempo, 182 (1992), p. 10-18.
  • Simon BOKMAN, Variations on the Theme Galina Ustvolskaya, Berlin, Ernst Kuhn, coll. « Studia Slavica Musicologica », 2007.
  • Dmitri CHOSTAKOVITCH, Lettres à un ami. Correspondance avec Isaac Glikman, Paris, Albin Michel, 1994.
  • Thea DERKS, « Galina Ustvolskaya: “Sind Sie mir nicht böse!” (very nearly an interview) », Tempo, 193 (1995), p. 31-33.
  • Olga GLADKOWA, Galina Ustwolskaja. Musik als magische Kraft [1999], Berlin, Ernst Kuhn, coll. « Studia Slavica Musicologica », 2001.
  • Andreas HOLZER, Tatjana MARKOVIC, Galina Ivanovna Ulstvolskaja. Komponieren als Obsession, Cologne / Vienne / Weimar, Böhlau, 2013.
  • Klaus-Peter KOCHE et Helmut LOOS (sous la direction de), Religiöse Musik, Sinzig, Studio, p. 613-622.
  • Oliver KORTE, « Galina Ustwolskaja: Musik als geistliches Ritual », Individualität in der Musik, sous la direction d’Oliver Schwab-Felisch, Christian Thorau et Michael Polth, Stuttgart, Metzler, 2002, p. 309-319.
  • Frans C. LEMAIRE, La Musique du xxe siècle en Russie et dans les anciennes Républiques soviétiques, Paris, Fayard, coll. « Les chemins de la musique », 1994.
  • Frans C. LEMAIRE, Le Destin russe et la musique. Un siècle d’histoire de la Révolution à nos jours, Paris, Fayard, coll. « Les chemins de la musique », 2005.
  • Dorothea REDEPENNING, Geschichte der russischen und der sowjetischen Musik, II/2 : Das 20. Jahrhundert, Laaber, Laaber, 2008.
  • Dorothea REDEPENNING, « Schön oder wahr? Überlegungen zu Galina Ustwolskaja und ihrer Musik », Neue Zeitschrift für Musik, 168 (2007), p. 38-41.
  • Viktor SUSLIN, « The Music of Spiritual Independence: Galina Ustvolskaya », « Ex oriente… ». Ten Composers from the Former USSR, sous la direction de Valeria Tsenova, Berlin, Ernst Kuhn, coll. « Studia Slavica Musicologica », 2002, p. 99-114.
  • Stefan WEISS, « Klang und Seele, Musik als Licht. Kompositorische Avantgarde und Spiritualität in der Sowjetunion der 1980er Jahre », Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa: Kirchenmusik. Geistliche Musik.

Site internet

Discographie

La discographie de Galina Oustvolskaïa compte plus d’une centaine d’enregistrements (dix, pour la seule Sonate n° 5). Nous avons retenu ceux dont la compositrice se déclara satisfaite et qu’elle considérait comme des enregistrements de référence. Pour une discographie complète, voir http://ustvolskaya.org/eng/performers.php (lien vérifié en août 2013).

  • Galina USTVOLSKAYA, Sonate n° 2, Anatoli Vedernikov : piano, 1 cd Teichiku, 2002, TECC-28170.
  • Galina USTVOLSKAYA, Six Sonates, Frank Denyer : piano, 1cd Conifer, 1995, 75605-51262-2.
  • Galina USTVOLSKAYA, Six Sonates, Markus Hinterhäuser : piano, 1 cd Col legno, 1998, WWE 20019 et 2012, WWE 50502.
  • Galina USTVOLSKAYA, Six Sonates et Douze Préludes, Ivan Sokolov : piano, 1 cd Triton, 1996, 17-014 et 1 cd Piano Classics, 2013, PCL0050.
  • Galina USTVOLSKAYA, Douze Préludes, David Arden : piano, 1 cd Koch, 1995, 3-7301-2-H-1.
  • Galina USTVOLSKAYA, Sonate n° 5 et Duo pour violon et piano, Vera Beths : violon et Reinbert de Leeuw : piano, 1 cd Hat Hut, 1992, hat-ART 6115.
  • Galina USTVOLSKAYA, Trio pour clarinette, violon et piano, Kyrill Rybakov : clarinette, Alexander Trostianski : violon, Alexeï Lioubimov : piano, 1 cd ECM, 2006, 1959-4763108.
  • Galina USTVOLSKAYA, Concerto pour piano, orchestre à cordes et timbales, Ingrid Jakoby : piano, Royal Philharmonic Orchestra, direction : Sir Charles Mackerras, 1 cd Dutton, 2002, CDSA 4804.
  • Galina USTVOLSKAYA, Concerto pour piano, orchestre à cordes et timbales, Alexeï Lioubimov : piano, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, direction : Heinrich Schiff, 1 cd Erato, 1996, 0630-12709-2, 1 cd Apex, 2003, 2564-604-912, 1 cd Solyd, 2004, SLR 0361.
  • Galina USTVOLSKAYA, Octuor pour deux hautbois, quatre violons, timbales et piano, Schönberg Ensemble, direction : Reinbert de Leeuw, 1 cd Etcetera, 2006, KTC 9000.
  • Galina USTVOLSKAYA, Grand Duo pour violoncelle et piano, Oleg Stolpner : violoncelle et Oleg Malov : piano, 1 cd BGM, 1997, 74321-49-956-2.
  • Galina USTVOLSKAYA, Grand Duo pour violoncelle et piano, Mstislav Rostropovitch : violoncelle et Alexeï Lioubimov : piano, 1 cd EMI, 1997, 7243-5-72029-2-3.
  • Galina USTVOLSKAYA, Trois Compositions, Schönberg Ensemble, direction : Reinbert de Leeuw, 1 cd Philips, 1995, 442-532-2.
  • Galina USTVOLSKAYA, Symhonie n° 5, Sergei Leiferkus : récitant, London Musici, direction : Mark Stephenson, 1 cd Conifer, 1994, 75605-51-194-2 et 1 cd Catalyst, 2004, 82876 654545 2.
  • Galina USTVOLSKAYA, Poème symphonique n° 1, Orchestre Philharmonique de Leningrad, direction : Arvid Jansons, 1 LP Akkord, 1961 [?], 010305-06.